Harry Wilson Watrous (Un referente de la moda del siglo XX)

20.648_SL3a

Harry Wilson Watrous (American, 1857-1940). Sólo un par de chicas, 1915. Óleo sobre lienzo, (107 x 132,1 cm). Museo de Brooklyn.

Watrous nació en San Francisco en 1857 y pasó su infancia en Nueva York, donde recibió sus primeras lecciones de dibujo. Después de permanecer en California en 1881, viajó a través de Marruecos y el sur de España, donde permaneció por un tiempo en Málaga. Luego se trasladó a París y estudió en la Académie Julian. Sus primeros trabajos fueron fuertemente influenciados por Jean-Louis-Ernest Meissonier. Allí conoció el incipiente mundo de la moda que luchaba por abandonar la condición de artesanía para pasar a incluirse a la categoría de arte, lucha que aún hoy posee reticencias.

ap12.105.3 (2)

Harry W. Watrous (1857-1940), El paso del verano, 1912. Óleo sobre lienzo, 91,9 x 76,2 cm. Museo Metropolitano de Nueva York. Cuando el Museo Metropolitano adquirió esta pintura, el artista explicó que en el otoño de 1911 se encontró con esta mujer mujer sentada sola en una mesa de un restaurante francés. Watrous le preguntó: “Esperando al príncipe azul?” Su respuesta fue parca y melancólica: “No, ya pasó del verano.” Esta obra alude así a la fugacidad de la juventud y la belleza y la pérdida de oportunidades.

La pintura de Watrous pasó por distintos periodos, condicionado por su pérdida de vista (Como otros grandes pintores) murió en la ceguera; pintando desde un estilo académico sofisticado, hasta llegar a grandes bocetos con atisbos y señales inequívocas de un modernismo importado de Europa. El simplicismo de sus retratos (Bocetos que podrían ser perfectos patrones de la moda del París de la Primera Posguerra) lo llevan a un sintetismo modernista y simplificador, especialmente en su modelo de mujer, que triunfó de manera inesperada especialmente entre los/las “gurus” del mundo de la moda que se encontraron con un modelo femenino perfectamente adaptable a los nuevos tiempos de la modernidad surgida, como hemos dicho, tras la primera posguerra. En las claves de su Modernismo, encontramos en sus obras  de género una gran atención a los trajes y los interiores, a la línea, al contorno acompañados de un cierto simbolismo, aves, cajas de música, insectos.

Watrous,-Sophistication-THM0469---]

Harry Wilson Watrous (1857-1940), Sofisticación, 1908. Óleo sobre lienzo, 28 1/4 x 24 ¼ (Pulgadas). Sala de Haggin. El sombrero de plumas complementa su fina silueta, al igual que la silla elegante, mientras que las pinturas casi primitivas en la pared detrás de ella actúan como una lámina ingeniosa. Esta mujer fatal fresca es la forma de realización de la ociosidad de la clase alta que se describe de manera tan elocuente en las novelas de Edith Wharton. Ella se sienta tranquilamente fumando un cigarrillo y esperando a quien sabe nadie. El título que Watrous dio a esta pintura para su exhibición en la Academia de Diseño de la Nación en 1908 – Una taza de té, un cigarrillo, y Ella – parece implicar la presencia de un admirador masculino invisible. Esto es, por supuesto, una paráfrasis inteligente y moderna de las famosas líneas del Rubaiyat de Omar Khayyam, “un jarro de vino, una barra de pan -. Y tú” Esta pintura está tan implicada de Modernismo como Watrous se atrevió a ser. Las serpenteantes líneas modernistas de la figura, el sombrero, y una silla son recordatorios inevitables de los diseños de carteles de su antiguo compañero de clase, Toulouse-Lautrec, especialmente su Divan Japonais de 1892. Mientras Watrous acepta algunos de los principios de diseño de inspiración japonesa, que los llevó y adaptó a sus propias técnicas más académicas. Su método de trabajo también ayuda a explicar el sorprendente resultado. En lugar de comenzar con un dibujo de la vida de un modelo, que sería un simple dibujo de la figura, evidentemente, para trabajar fuera de la composición. Él tendría que plantear su modelo de acuerdo a su dibujo.

En 1904 ganó una medalla de oro en la Feria Mundial de San Luis. De 1905 a 1918, y se  especializa y ubica en el estilo Modernista definitivamente; retratos casi simplistas que se harían famosos en la incipiente industria de la moda parisina. Entre 1918 y 1923 cambió su enfoque e hizo algunos paisajes, con gran atención a los contrastes de luz y la composición. Después de 1923, se concentra principalmente en la pintura de bodegones con objetos decorativos, a menudo de la antigüedad y de su extraordinaria colección privada de objetos que recogió a lo largo de sus viajes. En toda su temática, cabe destacar, sin embargo, que siempre se mantuvo fiel a su estilo preciso, pulido, academicista, con un fuerte énfasis en la simplicidad, en lo clásico.

Watrous_discussion

Harry Wilson Watrous (1857–1940), Confidencias, 1900. Óleo sobre lienzo.

Harry-watrous-the-broken-vase

Harry Wilson Watrous (1857–1940), El jarrón roto, 1900. Óleo sobre lienzo.

lpa574_hwwatrous08 (1)

Harry Wilson Watrous (1857–1940), The Dregs. 1900. Óleo sobre lienzo.

4931492

Sin referencias.

Después de su muerte (Nueva York 1940) Watrous fue ignorado por la crítica, pero al final del siglo XX, el interés en su trabajo (mundo de la moda) toma de nuevo un interés inusitado, un nuevo renacer de su oba. Aunque su pintura pasó entre la crítica -como acabamos de decir- carente de valor intrínseco, a finales del siglo XX volvió a valorarse pues algunos de sus lienzos sirvieron de presentación de desfiles de modelos de una casa de alta costura de Paris, lo que de inmediato suscitó el interés por las obras, que, dada la baja producción y escasez de su obra, se revalorizaron inmediatamente. Su obra se puede ver entre otros en el Museo de Brooklyn, el Museo de la Academia Nacional de Diseño y el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

American Vogue 2009

Portada de American Vogue 2009, inspirada en un boceto de Watrous.

Las Bailarinas de Degas

11-06-2016 20-55-37

Dos Bailarinas, entre 1878- 1880. Pastel. Colección Privada.

“La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia”. Aristóteles.

bildedegas1

Edgar Degas, “Bailarina ajustándose la zapatilla”, 1887. Pastel sobre papel, Frederick Iseman Art Trust.

-Preliminares-

El impresionismo, la fotografía y la estampa coloreada japonesa.

paris01

Boulevard Montmartre en una mañana nublada es una pintura impresionista realizada por el artista Camille Pisarro. Los impresionistas buscaron ante todo analizar los efectos de la luz y el tiempo atmosférico sobre los paisajes. Pisarro realizó una serie de obras sobre esta misma calle bajo distintas condiciones: nublado, lluvioso, por la mañana, por la tarde…Esta pintura fue realizada en 1897. Las figuras en esta obra son secundarias y nos muestran los quehaceres cotidianos del París de finales del siglo XIX. El punto de vista del espectador es elevado, como si estuviese situado en el primer piso de una de las casas de aquella calle. La pincelada es suelta y abocetada. La obra se puede ver en la Galería Nacional de Victoria, en Melbourne, Australia.

Ante un cuadro como el de la siguiente ilustración, en el cual Camille Pisarro evocó la impresión de un bulevar de París a pleno sol, el público en general se preguntaría: ¿Es que yo aparezco así al pasear por el bulevar? ¿Es que pierdo mis piernas, mis ojos, mi nariz…y me convierto en una especie de bulto informe? Con esta actitud, el conocimiento de lo que “pertenecía” a un hombre se interponía entre su juicio y lo que vemos realmente.

a0100212_49684b0fbb1ea

Camille Pisarro (1830-1903), Mañana soleada en el boulevard des italiens, 1897. Óleo sobre lienzo, 73,2×92,1 cms. Colección Chester Dale; Galería Nacional de Arte, Washington.

Tuvo que pasar algún tiempo para que el público aprendiera a ver un cuadro impresionista retrocediendo algunos metros y disfrutando del milagro de ver esas manchas embrolladas colocarse súbitamente en su sitio y adquirir vida ante nuestros

ojos. Conseguir este milagro y transferir la verdadera experiencia visual del pintor al espectador fue el verdadero propósito de los impresionistas.

Tal vez no hubieran conseguido este propósito, si no hubiera sido por dos aliados que contribuyeron a que los hombres del siglo XIX vieran el mundo con ojos distintos. Uno de estos aliados fue la fotografía. La evolución de la cámara portátil y de la instantánea comenzó hacia los mismos años que vieron la aparición de la pintura impresionista. La cámara ayudó a descubrir el encanto de las vistas fortuitas y los ángulos inesperados.

La fotografía estimuló a los impresionistas para elaborar audaces composiciones, como figuras en contrapicado, o escenas incompletas (como en grabados japoneses) que ayudaban a crear el efecto de inmersión del espectador en la escena, dando la sensación de que el cuadro se extendía más allá de los límites del marco, dentro de la vida misma del espectador. Este recorte del encuadre dejando abierto e incompleto el primer plano se denomina «desbordamiento del primer plano», y era un recurso muy utilizado por Degas.

Edmond Duranty en La nouvelle peinture fue el primero que comparó determinadas pinturas de Degas con la fotografía. Con una salvedad importantísima: las poses delante del fotógrafo carecen de acción y de vida, lo que no ocurre en las pinturas de Degas. El escultor Rodin lo dirá también por esa época: las fotografías muestran el raro aspecto de un hombre que, de repente, ha quedado paralizado. El artista sí que es veraz, y puede producir la impresión de un gesto que se lleva a cabo en varios instantes; la fotografía miente, pues en la realidad el tiempo nunca se detiene. Pese a todo, Duranty anima a los artistas a dejarse tentar por los descubrimientos científicos y les asegura que éstos iban a cambiar radicalmente su visión de la realidad. Degas comparte enteramente el pensamiento del crítico.

Edgar_Degas_-_After_the_Bath,_Woman_Drying_Her_Back_-_Google_Art_Project

Después del baño, prueba de bromuro realizada por Degas.

13-06-2016 18-42-32

Edgar Degas, Después Del Baño, 1896. Óleo sobre lienzo, Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, PA, EE.UU.

En este ejemplo destaca la provocadora pose de la mujer, como si Degas hubiera atendido a los consejos de Duranty, sobre las cualidades expresivas de esta vista de espaldas.

Cada vez se hace más difícil encontrar los justos términos que establezcan de manera correcta las relaciones entre la pintura y la fotografía. Ambas tienen dos puntos en común: la mirada y la superficie plana, es decir, un espacio que ya no es el de la vida.

Otro ejemplo lo tenemos en la siguiente lámina:

danseuse-verte_436790a

Edgar Degas, Bailarina basculando (Bailarina verde), (1877-1879). Pastel y gouache sobre papel. 64 x 36 cms. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Degas nos introduce en esta pintura en el mundo del ballet que tanto le interesaba. Una vista del escenario, con varias bailarinas en plena representación, es captada desde uno de los palcos laterales en alto. Sólo una de ellas se muestra de cuerpo entero, en un complicado y rápido giro. Las demás están cortadas y el resto de sus figuras quedan a nuestra libre imaginación. Delante del decorado de paisaje, varias bailarinas de naranja esperan su turno de actuación. Por el influjo de la fotografía y de los grabados japoneses, Degas crea un espacio pictórico descentrado y truncado. Para él la realidad, transitoria e incompleta, debía ser plasmada de forma fragmentaria. La fugacidad de la acción es captada con los trazos rápidos de la técnica del pastel, que el pintor aplica con gran virtuosismo.

Dancer_Adjusting_Her_Shoe_-_Edgar_Degas_-_Google_Cultural_Institutea

Edgar Degas, “Bailarina ajustándose las zapatillas”, 1885. 18 3/4 x 23 1/2 inches. Dixon Gallery and Garden. Menphis. EEUU.

EP1493a

Edgar Degas, “Bailarina en verde”, 1883. Pastel sobre papel, (71 x 37.9cm). Met. NY.

Así, este invento propició que los artistas se vieran impulsados incesantemente a explorar regiones a las que la fotografía no podía seguirles. En efecto, el arte moderno no habría llegado a lo que es sin el choque de la pintura con la fotografía.

Pensemos por último, que Impresionismo y Fotografía comparten el concepto equivalente de instantaneidad, como idea de captar un momento determinado, un instante fugaz, ya sea de luz, tiempo o acción; y que también será la cámara la que introduzca al pintor en la idea de secuenciación y series.

Degas, paradigma de esta nueva visión en la pintura, generará ulteriores tendencias postimpresionistas, (o deberíamos decir post-degasianos), colindantes con el nuevo siglo XX, que potenciarán el empleo de la fotografía como medio, desde los “navis”, simbolistas y modernistas, hasta el expresionismo.

bilde

Edgar Degas (francés, 1834-1917), “Friso de bailarinas”, c. 1895. Óleo sobre tela, 70.00 x200.50 cm. The Cleveland Museum of Art. Regalo del Fondo Hanna.

El segundo aliado que los impresionistas encontraron en su atrevida persecución de nuevos temas y nuevos esquemas de color fue la estampa coloreada japonesa.

gran-explosion-nuclear-hokusaiaaaa

El arte en Japón se desarrolló por influjo del arte chino y continuó dentro de sus mismas líneas durante casi un milenio. Ya en el siglo XVIII comienzan a establecerse las primeras conexiones comerciales entre Japón y Europa y con ellas, quizá bajo el influjo de grabados europeos, los artistas japoneses abandonaron los temas tradicionales del arte chino y eligieron escenas de la vida popular como tema para sus grabados en madera coloreados, en los que aparecen conciliados una gran audacia de concepción y una maestría técnica perfecta.

the_great_wave_off_kanagawa

Katsushika Hokusai, “La gran ola de Kanagawa”, de la serie Treinta y seis vistas del monte Fuji. Tokio (Edo) 1760-1849, entre 1830-1832. Grabado en madera policromada; tinta y color en el papel, (25,7 x 37,9 cm). La composición de este impresionante grabado en madera, dice que inspiró La Mer de Debussy (el mar) y de Rilke Der Berg (La Montaña), se considera como un icono del arte mundial. Hokusai hábilmente juega con la perspectiva de hacer más grandioso la montaña de Japón que aparece como un pequeño montículo triangular dentro del hueco en la cresta de la ola. El artista se hizo famoso por sus paisajes creados usando una paleta de índigo y azul de Prusia importados.

Una de las consecuencias que tuvo esta apertura comercial de Japón sobre el mundo del arte fue la llegada y popularización de las estampas japonesas. Desde Millet o Theodore Rousseau hasta Degas o Van Gogh coleccionaban apasionadamente estas estampas del ukiyo-e. La palabra ukiyo significaba «mundo flotante» en japonés, y el sufijo «e» equivale a «pintura».

Aquí hallaron una tradición no corrompida por aquellas reglas académicas de las que se esforzaban en zafarse los pintores franceses. Los japoneses tuvieron preferencias por las representaciones de aspectos insólitos y espontáneos del mundo. Su maestro Katsushika Hokusai (1760-1849), representaría el monte Fuji visto como por casualidad detrás de una cisterna de bambú, O visto al fondo entre las crestas de las olas en “la gran ola de Kanagawa”.

Utamaro (1753-1806) no titubeó en mostrar algunas de sus figuras cortadas por el margen del grabado o por una cortina.

Fue ese atrevido desdén de una regla elemental de la pintura europea lo que sugestionó a los impresionistas.

impresionismo-en-espaa-11-638b

Kitagawa Utamaro, “Subiendo una persiana para admirar la flor del ciruelo”, finales de la década de 1790. Grabado, 19,7×50,8 cms.

IMG_20160605_0002_NEW

Katsushika Hokusai, “El monte Fuji asomando tras una cisterna”, 1835. Grabado de la serie Cien vistas del monte Fuji, 22,6×15,5 cms.

El pintor más profundamente impresionado por estas posibilidades fue Edgar Degas (1834-1917). Degas era algo mayor que Monet y Renoir; perteneció a generación de Manet y, como él, se mantuvo un tanto apartado del grupo impresionista, aunque simpatizó con la mayoría de sus propósitos.

La Mirada de Edgar Degas

Edgar_Degas_self_portrait_photograph

Autorretrato fotográfico de Edgar Degas, pintor francés, Gelatina de plata. 4 11/16 pulg. X 6 9/16 in. Harvard Art Museum.

Degas se interesó apasionadamente por el diseño y por el dibujo –sintió gran admiración por Ingres-, fue, podríamos decir un “obseso” de la búsqueda del espacio, la solidez y los ángulos más insospechados.

Por este motivo es por lo que le gustó ir a buscar sus temas en los sitios cerrados más que en la naturaleza como hacían la mayoría de los impresionistas.

tumblr_l5d4j3ZwBQ1qa4s0qo1_1280a

“Las Bailarinas Azules”, Cuatro bailarinas entre bastidores. 1898. Pastel, 66 x 67 cm. Museo Puschkin. Moscú.

Amante de la ópera y del ballet, era un asiduo del Teatro de la Ópera de París, donde tenía acceso a los ensayos, clases, etc. Observando los ensayos y las clases de ballet, Degas tuvo ocasión de ver cuerpos en todas las actitudes y desde todos los ángulos. Mirando el escenario desde arriba, vería a las muchachas danzar, o descansar, y estudiaría los escorzos difíciles y los efectos de la luz de las candilejas en el modelado de la forma humana. La ilustración siguiente muestra uno de los apuntes al pastel de Degas. La composición acaso no resulte muy natural en apariencia. De una de las bailarinas sólo vemos las piernas; de otras, el cuerpo solamente. Una sola figura está vista por completo, y, aun así, en una postura intrincada y difícil de examinar. La vemos desde arriba, con la cabeza hacia adelante y con la mano izquierda sujetándose el tobillo, en un estado de relajamiento. No existe nada anecdótico en los cuadros de Degas; a él no le interesaron las bailarinas porque fueran muchachas bonitas, ni parece que se preocupara por sus estados de ánimo, ya que las observaba con la misma desinteresada objetividad con que contemplaron los impresionistas los paisajes en torno a ellos. Lo que le importaba era el juego de la luz y las sombras sobre las formas humanas, y ver de qué manera podía sugerir el movimiento o el espacio. Demostró al mundo académico que los nuevos principios de los artistas jóvenes, lejos de ser incompatibles con el dibujo perfecto, planteaban nuevos problemas que sólo el más consumado maestro en el dibujo podría resolver.

IMG_20160604_0002_NEW_tonemapped

Edgar Degas, “Esperando la entrada”, 1879. Pastel sobre papel, 99,8×119,9 cms. Colección particular.

El pintor de la mirada moderna

Se suele considerar “Mujer mirando con gemelos” (1875/6), óleo sobre cartón (Siguiente lámina) como un estudio para integrar posteriormente en alguna composición. Degas prestó especial atención al problema de la visión, con lo que bien pudo expresar con esta representación únicamente el acto de mirar.

IMG_20160613_0001_NEW

Ante esta mujer que se esconde tras la aparente máscara de los prismáticos, todo aquel que mira se siente a su vez potente y directamente observado. Inquisitorialmente mirado, dado el  aumento del instrumento óptico que utiliza la dama. Al primero que devolvió esa mirada directa y frontal fue a Degas. Segura, apoya la mano en el codo y observa, observa. En el otro extremo del espectro situaríamos a Estelle Musson, su cuñada invidente, a quien Degas sigue con la mirada, un poco premonitoriamente (Degas, acabó sus días acompañado de la ceguera) empática, hacia algún lugar vacío, indiferente.

ar2B3Jab

Degas, Edgar, “Madame René de gas”, 1872/1873. Óleo sobre lienzo, 72,9 x 92 cm. National Gallery of Art, Washington.

Tantas miradas

Alguien dijo que Degas era realmente una mirada que sólo quería seguir siendo mirada. Degas parece insistir en el hecho de que la mirada está cargada de significado y así enfatiza la diversidad de nuestros modos de ver. Sabe de la diferencia entre el acto de escrutar y la visión momentánea, fugaz. Mira a sus modelos de manera distinta. Cuando los mira de cerca, directamente a los ojos, sabe que está estableciendo con ellos una equivalencia de status. Miran al pintor Hortense Valpinçon, la pequeña Bellelli, la mujer de El enfado; muchos hombres, sin embargo, están ensimismados, más pensativos, tinen la mirada perdida. Pero el que tiene la mirada perdida también mira, contempla, recuerda y piensa; así, Duranty y Diego Martelli, también Rouart, Manet y Jeanteaud, Linet y Lainé. Mira absorta Mary Cassat en el museo y alguna otra mujer en el Louvre; son miradas que no se dirigen a la vida, sino al arte, miradas que por eso nos reenvían a la de Degas, siempre atento a los paisajes del arte. Describe la mirada interrogadora de la prostituta y la respuesta confundida del cliente. Mira Degas los ensayos en el Foyer de la danza, entre bastidores; es espectador en el café concierto y en la ópera, mira en el Ballet de Robert le Diable a alguien que en el centro desvía la atención del escenario y la dirige hacia no se sabe qué lugar, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia donde el espectador con prismáticos mira. Mira las escenas que previamente compone la pareja de L’Absinthe, El enfado, La Viol. Observa como un cazador de actitudes a las planchadoras y a las mujeres en casa de la modista que se miran unas a otras; mira también a la dama que se mira en el espejo. Y mira, sobre todo, como por el ojo de una cerradura, a tantas y tantas mujeres que se asean. Degas confiesa no haber inventado nada: sólo había que mirar. Y, sin embargo, reconoce haberse acercado a numerosos métodos de ver.

47b1qeC

Edgar Degas, “Mujer ante el espejo”, 1899. Pastel sobre papel, 49 x 64 cm. Kunsthalle de Hamburgo.

<<Pocos hombres están dotados de la facultad de ver; son menos aún los que poseen el poder de expresar. Ahora, a la hora en los que los demás duermen, este se inclina sobre su mesa, clavando en una hoja de papel la misma mirada que fijaba hace poco en las cosas, esforzándose con su lápiz, su pluma, su pincel, salpicando el techo con el agua del vaso, secando su pluma con su camisa, impaciente, violento, activo, como si temiera que las imágenes se le fueran a escapar, belicoso aunque solo, y zarandeándose a sí mismo. Y las cosas renacen en el papel, naturales y más que naturales, bellas y más que bellas, singulares y dotadas de una vida entusiasta como el alma del autor. >> Párrafo del capítulo III del “Pintor de la vida moderna”  C. Baudelaire, que leído en este contexto, cada una de las frases lleva un eco de Degas.

Una de sus miradas: Las bailarinas

Edgar_Degas_-_Dancers_-_Google_Art_Project_(484111)a

Edgar Degas (1834-1917), “Bailarinas”, Pastel (1884 – 1885), 750 mmx730 mm. Museo de Orsay. Paris.

De entre todas las miradas que abarca la obra pictórica de Degas – hombres, retratos, caballos, pasajes de la vida cotidiana…- hay una mirada que puede decirse obsesiva en ella: la mirada a la mujer, que pudiera resumirse en dos amplísimas líneas temáticas, de una parte el desnudo (Las bañistas) y, de otra que será la que presento en esta publicación, las bailarinas.

Fiocre

Edgar Degas, Retrato de la señorita Fiocre en el ballet “La Source”, entre 1867-1868. Óleo sobre lienzo. Museo de Brooklyn. NY.

En su querido París, Degas lee, pasea, asiste a tertulias, a algún café concierto, al teatro también. Pero la Ópera estaba por encima de todo. Según testimonio de una conocida cantante, el pintor no se contenta únicamente con la música sinfónica: a Degas le hacían falta palabras que pudiera comprender, piernas que pudiera mirar, inflexiones humanas, una fisonomía que le conmoviera y le interesara, en fin, actitudes que fueran para él complemento de la frase melódica. En la ópera está en su elemento.

Tratándose de Degas y conociendo su tendencia a la repetición, no es de sorprender que entre 1885 y 1892 haya asistido a treinta y siete representaciones del Sigurd de Reyer, a quince del Rigoletto de Verdi, treces veces al ballet Copellia de Delibes, doce el Guillermo Tell de Rossini, etc… Sólo dos veces asiste a una representación de Wagner, a quien no podía soportar, y ello seguramente por la interpretación de su querida Rose Caron, la cantante ala que le había dedicado un poema y realizado un retrato.

Una de estas obras anuncia premonitoriamente toda la temática del ballet. Se trata del retrato de Mlle. Eugénie Fiocre (Lámina anterior); allí, insólitamente ubicadas, como dejadas deliberadamente entre las patas del caballo, aparecen unas zapatillas de ballet rosas. Seguidor de Courbet en el paisaje realista, en absoluto exótico como demandaba el libreto, contrasta contra él una escena que nada tiene que ver con la realidad pues representa, tal como se refleja en el agua y en el vaporoso estudio de los ropajes y actitudes, todo el hechizo de la representación.

Eran frecuentes en otros pintores las vistas panorámicas de los espectáculos, en Menzel, por ejemplo. Pero Degas elige nuevas estrategias visuales, como ocurre en La orquesta de la ópera.

Edgar_Degas_-_The_Orchestra_at_the_Opera_-_Google_Art_Project_2

Edgar Degas (1834-1917), “La Orquesta de la Ópera”, alrededor de 1870. Óleo sobre lienzo, 56,5 × 45 cm. Museo de Orsay.

En este cuadro aparecen las primeras bailarinas como fondo, alto fondo, de lo que se puede considerar peculiar retrato que le hace a su amigo Desiré Dihau, bajo de la Ópera. El músico aparece rodeado de cabezas e instrumentos, bustos idénticos, vestidos de negro, el violoncelista Louis Marie Pilet, el tenor español Lorenzo Pagans, también músicos ficticios, algunos familiares y amigos de Degas. Todos ellos contrastan con el fondo de bailarinas, sólo cuerpos, piernas, colores decapitados. Esta obra rompe con la pintura de historia y anuncia su fama como pintor de bailarinas. El foso que aparece ahora en primer plano, pasará poco a poco a no ser más que una franja, una referencia necesaria para el punto de vista. Los músicos tocan imperturbables, ajenos a lo que está pasando en el hechizo del escenario.

Dos mundos que se ignoran y que van a cobrar similar importancia en otro cuadro, Músicos en la orquesta. Como es habitual en él, decide ampliar este óleo sobre lienzo con una banda, para darle mayor espacio a las bailarinas.

Su modernidad consiste en el hiato de esos dos mundos. La estrella saluda, ellos descansan con los ojos en la partitura, prestos a retomarla. El punto de vista, la diferencia de escala, las iluminaciones, todo da la réplica.

Edgar_Degas_-_Orchestra_Musicians_-_Google_Art_Project

Edgar Degas (1834-1917), “Músicos de la orquesta”, entre 1872/1876. 49 x69 cm. Galerie Städel.. Francfort.

Pero aquellas bailarinas que aparecían como fondo de La orquesta de la Ópera cobran realmente importancia en las escenas de repetición del ballet, en tres cuadros sucesivos de los que se conservan unos veinte dibujos, testigos de la compleja génesis de la composición. El óleo sobre lienzo Repetición de un ballet en el escenario (hacia 1874, Paris, Orsay) única grisalla en la producción de Degas, la del Metropolitan de Nueva York, también de 1874, pintura a la esencia con toques de acuarela y pastel sobre dibujo a la pluma y papel aplicado sobre el lienzo, 54,3 x 73 cm.  y La repetición sobre el escenario, hacia 1874 también en el Metropolitan, pastel sobre dibujo a la pluma y papel pegado sobre bristol aplicado sobre tela, 53,3 x 72,4 cm. Más libre, por lo que se ha pensado en él como la última versión de una posible suite.

Edgar_Degas_-_Ballet_Rehearsal_on_Stage_-_Google_Art_Project

Edgar Degas (1834–1917), “Répétition d’un ballet sur la scène”, 1874. Oil on canvas, grisalla. 650 mmx 810 mm. Musée d’Orsay.

DT1006a

Repetición de un ballet en el escenario en el Metropolitan NY. Referidos anteriormente.

DT1565a

Repetición de un ballet en el escenario en el Metropolitan NY. Referidos anteriormente.

El pastel sobre papel En el ballet (En el teatro), es uno de los más atrevidos primeros planos de Degas. Tanto es así que se debe suponer un espectador detrás de la dama del abanico, sobre la barra en diagonal que separa la platea del mundo de las bailarinas.

14-06-2016 17-22-11a

Edgar Degas, “En El Ballet”, 1880- 1881, Pastel sobre papel. Colección privada. Francia.

16k0107a

Edgar Degas, “Bailarina con ramo”, 1877. Técnica mixta sobre lienzo, 67 × 38 cm. Museo de Orsay.

Partiendo de esta mirada, tan poco convencional, se puede establecer u juego con una hipotética cámara en la mano que recorrería el teatro desde todos los puntos de vista. Virtuales espectadores, sobre un espacio virtual, comenzamos por La orquesta de la Ópera, donde sólo llegamos a ver los pies de las bailarinas, ascendemos hasta el cuerpo entero de Músicos en la orquesta. Variando de posición llegamos a las Repeticiones de un ballet en el escenario, subimos al palco para ver a la bailarina del ramo de flores y bajamos rápidamente, a esperarla en otra toma, Bailarina con ramo de flores saludando (Hacia 1877, Orsay, Paris), en un contrapicado, al lado del apuntador, temiendo, como la generación que admiró en su momento el realismo de la escena, que se precipite encima de nosotros. Allí, en primer término, experimentamos al observar el rostro de La estrella (hacia 1876-77, Orsay, París), como si el de na máscara japonesa se tratara, el tipo de iluminación artificial, cuyos efectos tanto buscaba Degas: Ud. Ya no necesita ir a la ópera después de haber visto estos pasteles, diría un crítico tras la exposición de 1877.

http://art-Degas.com

Edgar Degas, “La estrella, con un ramo, saludando”, 1877. Pintura de género en colores pastel. Museo de Orsay.

Pero muy pocas escenas de ballet representan espectáculos reales. La única representación literal parece ser El ballet de Robert le Diable (Hacia 1871-72, Metropolitan NY). A Degas le entusiasmaba el decorado romántico de la ópera de Meyerbeer, que había permanecido cuarenta años con el mismo poder de seducción. Al lado de los bocetos y dibujos, Degas había hecho anotaciones sobre los juegos de iluminación, el flou de las apariciones, la luna, las lámparas, la bóveda y los efectos de claro-oscuro…

DT1911a

Edgar Degas, “El ballet de “Roberto el Diablo”, 1871. Óleo sobre lienzo, 26 x 21 3/8 pulg. (66 x 54,3 cm). Met. NY.

Robert le Diable, de Meyerbeer, fue uno de los espectáculos más representados en la Opera de París, realizándose 758 actuaciones a lo largo del siglo, siendo la última el 28 de agosto de 1893. Su escenografía era de las más sobresalientes al representarse algunas escenas en los claustros de un convento como vemos en la imagen. Degas se sitúa en el patio de butacas y coloca delante de nosotros a varios espectadores para integrarnos en la actuación. Los miembros de la orquesta ocupan la fila inmediata a los hombres que tenemos delante por lo que ocuparíamos la segunda fila. Uno de esos hombres se olvida de la representación para mirar con sus anteojos a los palcos, mientras otro vuelve su cabeza hacia nosotros en actitud de reproche. De esta forma el artista se muestra más preocupado por ofrecernos el ambiente que rodea al espectáculo que la actuación en sí. Las tonalidades negras de los trajes, reforzadas por la oscuridad de la sala, se adueñan de la composición en la que destaca la pincelada rápida sin olvidar el dibujo, características habituales en la obra de Degas.

Pero Degas no había quedado prendado únicamente por la fantasmagoría del espectáculo, una vez más lo que le llamó  poderosamente la atención fue el contraste entre éste y el espacio de los músicos y los espectadores.

En el Foyer

No es casualidad que en 1870 aparezca, Madame Cardinal, el primer volumen de Ludovic Halévy sobre la famille Cardinal. Las protagonistas son dos bailarinas de la ópera, Pauline y Virginie Cardinal. En 1871 se publica Monsieur Cardinal; ese mismo año Degas pinta Clase de danza (Hacia 1871, Metropolitan NY). El primer cuadro sobre ejercicios de bailarinas.

DT1564a

Edgar Degas, “La clase de baile”, 1871. Óleo sobre madera, 19,7 x 27 cm. Met. NY.

Es un cuadro de pequeñas dimensiones de textura lisa, muy bien repartida, grasa pero sin espesor, con una iluminación que recuerda algunas composiciones de interiores flamencos u holandeses. En seguida encontró comprador, Durand-Ruel consigue venderla ese mismo año. A partir de entonces el éxito estuvo asegurado: Degas se había convertido en lo que a la larga sería una lacra para él, en el pintor de las bailarinas. Es como si Degas, animado por la buena acogida del anterior cuadro, aumentara ahora el formato (32×46), introdujera a un famoso, el bailarín y maître de ballet, Louis-Alexandre Mèrante (1828-1887) y eligiera un lugar más digno del Foyer de la Ópera: la sala con pilastras, friso de mármol y un nicho que enmarca el enorme espejo. Entre el blanco y el dorado destacan los pequeños toques en negro y otros más vibrantes de rojo y amarillo.

asa04_degas_003fa

Edgar Degas, “Clase de danza en la Opera”,1872. Óleo sobre lienzo, 32x46cm. Museo de Orsay.

Cuando Degas consigue el libre acceso al Foyer, es cuando comienza su dedicación plena a las bailarinas. En la década de los setenta y ochenta pinta sus bailarinas en el escenario. Por esos mismos años realiza también sus clases y sus exámenes de baile, donde se mezclan las bailarinas con sus madres, Bailarinas en sus toillet, exámenes de baile. Poco a poco aparecen poses aisladas en pasteles, dibujos y esculturas; Bailarinas en la barra, sentadas en una banqueta, atándose las zapatillas, mirándose la planta del pie, en reposo, ensayando el primer tiempo de un arabesque, el segundo, el tercero… Toda esta preocupación por los gestos y las actitudes de las bailarinas culmina en su última época con las series y repetición.

Edgar Degas - La classe de ballet (1880)

La lección de Ballet, hacia 1881. Óleo sobre lienzo, 81,6×76,5cm. Filadelfia, Museum of Art.

En esta obra, muchas de las bailarinas de Degas han perdido su aura. Realizan un trabajo asalariado, un aburrido trabajo mecánico, Las madres deben estar siempre pendientes de que sus hijas no se agoten. La condición social de estas pequeñas esforzadas viene subrayada aquí por la presencia de la madre, como en otro mundo, cerrado además en la lectura del Petit Journal. Nuestra vista choca contra su perfil vulgar y continúa a través de una postura en absoluto delicada. Ella también está cansada de faenar todo el día y no parece importarle demasiado si algo artístico está sucediendo en la sala. Si seguimos por la diagonal que esta figura inicia, dos bailarinas, absortas también, esperan su turno y tapan la silueta negra del profesor, Jules Perrot. Esta mancha negra es tan sólo una mirada que nos envía al otro extremo después de cruzar el inmenso suelo vacío que divide en dos mitades lo que está ocurriendo en la sala. Como suele ocurrir en Degas el suelo unifica a los personajes al mismo tiempo que los separa. Este vacío y amplio plano horizontal está interrumpido en el extremo superior izquierdo por tres pies y una punta. Sólo si levantamos la mirada suponemos otro espacio, confuso esta vez por la presencia de un espejo que nos relanza al exterior, al otro lado del cuadro, por donde hemos entrado en él, donde seguramente, tras nosotros, estén los ventanales que dejen ver Paris. Un barroco juego de equívocos difícilmente re- construible. Si por la derecha juega con sus habituales cortes fragmentarios, como sesgando con fuerza el lugar, en el otro extremo lo expande de manera confusa. Esta vez se ha superado si de jugar con los límites del cuadro se trataba.

La bailarina es sólo un pretexto para el cuadro, decía siempre Degas. En este caso cada una de sus actitudes parece jugar con la fugacidad, la posibilidad de que las cosas, pasado el instante en el que ocurren, dejen de ser exactamente como son. Sólo la madre, que se ha dejado literalmente caer en la silla, da a la fugacidad la contrarréplica necesaria. Arrepentimientos, variantes en la composición, cambios de figuras… en fin, todo el modo de hacer habitual en Degas.

Degas en el Museo Metropolitano de NY.

DT46a

La clase de danza, 1874. Óleo sobre lienzo, 83,5 x 77,2 cm. MET. NY.

Este trabajo y su variante en el Museo de Orsay, París, representan una de las pinturas más ambiciosas de Degas dedicadas al tema de la danza. En esta versión, bailarinas y sus madres esperan mientras una bailarina realiza una “actitud” para su examen. Jules Perrot, un famoso maestro de ballet, lleva a cabo la clase. La escena imaginaria se encuentra en una sala de ensayo en la antigua Ópera de París, que recientemente se había quemado hasta los cimientos. En la pared al lado del espejo, un cartel con el que el cantante de ópera (Barítono y gran coleccionista de obras de arte) Jean-Baptiste Faure  quiso rendir homenaje al Guillermo Tell de Rossini.

DT840a

“Bailarinas practicando en la barra”, 1877. Óleo sobre lienzo. 75.6 x 81.3 cm. Met NY.

La regadera, visible en la izquierda, era un accesorio estándar en salas de ensayo de ballet; el agua se rocía en el suelo para evitar que el polvo se levante cuando bailarinas danzaban. Degas también utiliza el poder de riego como un juego visual.

DT1883a

“La lección de danza”, 1879. Pastel y tiza negro en tres piezas de papel vitela, unido. 64,5 x 56,2 cm. Met, NY.

DT4963a

“Bailarina, el estudio de la danza”, 1880. Pastel y carboncillo sobre papel vitela azul-gris, 48,9 x 31,8 cm. Met.NY.

DT245118a

“Tres bailarinas Preparación para la Clase”, 1878. Pastel sobre papel vitela de color beige. Met. NY.

DT1853

Edgar Degas, “Bailarinas, rosado y verde”, 1890. Óleo sobre lienzo, 82,2 x 75,6 cm. Met. NY.

La superficie fuertemente empastada sugiere que Degas trabajó directamente y en gran medida en esta imagen, construyendo así las vías de color con los cepillos y los dedos. Al mezclar sus colores con el blanco para hacerlos opacos, y mediante la aplicación de sus pigmentos densamente y en varias capas, se aproximó a la técnica del pastel que había perfeccionado en los años 1880.

DT12066a

“Bailarina con abanico”, entre 1890-1895, Pastel y carboncillo sobre papel vitela rastreo de color ante, 55,6 x 48,9 cm. Met. NY.

DT1045a

“La cantante en verde”, 1884. Pastel sobre papel verjurado de color azul claro, 60,3 x 46,4 cm. Met. NY.

DT2652a

“Saludo artístico de una Bailarina”, entre 1880-1885. Pastel sobre papel, 48,9 x 32,4 cm. Met. NY.

DP359012a

“Estudio de una bailarina de ballet (recto)”, 1873. Tinta negra aumentado con color en papel rosa preparado. Met. NY.

DT250756

“Dos bailarinas”, 1873. Lavado de color marrón oscuro y aguada blanca en rosa brillante recubiertos en papel ya desvanecido a rosa pálido. 61,3 x 39,4 cm. Met. NY.

DT253888a

“Dos bailarinas”, 1879. Carboncillo y tiza blanca sobre papel vitela con recubrimiento verde, 63,8 x 48,9 cm. Met. NY.

DP232029a

“Dos bailarinas, de medio cuerpo”. Pastel sobre papel, 46,7 x 54,9 cms. Met.NY.

DP275510

“Bailarinas en la sala de ensayo con un contrabajo”entre 1882-1885. Óleo sobre lienzo, 39,1 x 89,5 cm. Met. NY.

77I_053R2Ma

“Las bailarinas”. Pastel y carboncillo sobre papel, 71,1 x 59,1 cm. Met. NY.

Edgar_Degas_-_Dancer_Adjusting_Her_Slipper_-_Google_Art_Projecta

“Dancer Adjusting Her Slipper”, drawing 1873. Graphite heightened with black and white chalk on pink wove paper (now faded); squared for transfer, 330 mmx244 mm. Met. NY.

Degas en Orsay

the-dancing-class-1874 Orsay

“La clase del ballet”, Pintura, (1871 – 1874). Óleo sobre lienzo, 850 mmx750 mm. Museo de Orsay.

Como decíamos anteriormente, a partir de comienzos de los años 1870 y hasta su muerte, las bailarinas ejerciendo durante los ensayos o en reposo, se convierten en el tema de predilección de Degas, incansablemente recuperado con numerosas variaciones en las poses y los gestos.

Más que el escenario y las luces de candilejas, es el trabajo previo que le interesa: en entrenamiento. Aquí, la sesión se acaba: los alumnos están agotados, se estiran, se contorsionan para rascarse la espalda, arreglan su peinado o su ropa, un pendiente, un lazo, poco atentas al inflexible profesor, retrato de Jules Perrot, antiguo maestro de ballet.

Degas ha observado con atención los gestos más espontáneos, naturales y anodinos, momentos de pausa, cuando la concentración se afloja y el cuerpo se relaja, tras el esfuerzo de un aprendizaje extenuante y de un rigor implacable.

El punto de vista levemente en picado, centrado en la diagonal de la estancia, acentúa la perspectiva lejana de las láminas de la tarima. Paul Valéry escribió: “Degas es uno de los pocos pintores que tanta importancia hayan dado al suelo. Tiene unas tarimas admirables”. Parece muy acertado, ya que para las bailarinas la tarima, debidamente mojada para evitar deslizarse, es el principal instrumento de trabajo. También es este parquet que el maestro golpea para dar el compás.

Edgar Degas http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

“Sentado al lado de la bailarina”, 1873. Dibujo y estudio. Museo de Orsay.

edgar-degasaaa

Edgar Degas – Danseuses montant un escalier, 1866-1888 – (c) RMN (Musée d’Orsay).

dancers-in-blue-1895a

“Bailarines En Azul”, 1895. Óleo sobre lienzo. Museo de Orsay, París, Francia.

two-dancers-in-bluea

“Dos Bailarines En Azul”, 1899. Pastel. Museo de Orsay, París, Francia.

two-dancers-in-yellow-and-pinka

“Dos Bailarinas En Amarillo Y Rosa”, 1910. Pastel. Museo de Orsay, París.

seated-dancera

“Bailarina Sentada”. Pastel, papel, 49 x 62 cm. Museo de Orsay, París, Francia.

Degas en otros Museos y en Colecciones Privadas.

11-06-2016 20-55-37

Dos Bailarinas, entre 1878- 1880. Pastel. Colección Privada.

dancers-at-the-barre-study-1877

“Bailarinas En La Barra (Estudio)”, entre 1876- 1877. Dibujo y estudio, óleo sobre lienzo. Museo Británico, Londres, Reino Unido.

degas-danseuses_4877353

“Antes del Ballet”, entre 1890 y 1892. Óleo sobre lienzo, 40 cmx88.9 cm. National Gallery of Art – Washington DC.

Edgar Degas http:/www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com;

“Bailarines En La Antigua Ópera”, 1877. Pintura de género en colores pastel. Galería Nacional de Arte, Washington. DC.

edgar-degas-dancer-seen-from-behind-and-three-studies-of-feet-ca-1878

“Bailarina vista desde atrás y estudio de tres Pies” , 1878.Lápiz negro y pastel sobre papel verjurado de color gris azulado, 45,6 x 59,8 cm. Galería Nacional de Arte, Washington DC.

A26576.jpg

”The Dance Lesson”, [c.1879]. Oil on canvas, 38 x 88 cm. National Gallery of Art, Washington D.C.

Dancers-Backstage-Edgar-Degas-Thick-Textured-Oil-Paintings-on-Canvas-100-Handmade-Wall-Decoration-Art-Vertical

“Bailarinas entre bastidores”, entre 1876/1883. Óleo sobre lienzo, 24.2 x 18.8 cm. Galería Nacional de Arte. Washington DC.

Escuela de danza

Edgar Degas (1834-1917), “Ecole de Danse”, (1873). Óleo sobre lienzo 49,5 x 62 cm. Museo de Arte Corcoran, Washington DC, EE.UU.

5ED8E89D-81EB-46F4-90BD-EEA807224A6F

“Dos Bailarines De Ballet”, 1879. Pastel. Museo de Shelburne, VT, Estados Unidos.

Edgar_Degas_(French,_1834–1917),_Dancers_in_the_Classroom,_c._1880._Oil_on_canvas,_oil_39.4_x_88.4_cm._Sterling_and_Francine_Clark_Art_Institute

Bailarines en el Aula, óleo sobre lienzo de Edgar Degas, c. 1880, Instituto de Arte Clark.

11-06-2016 21-09-39

“Ensayo del Ballet”, 1875. Pastel, 55 x 76 cm. Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.

Degas, Ballet Scene

“Escena Del Ballet”, 1879. Pastel. Private Collection.

12-06-2016 10-15-30

“Bailarina”, 1877. Colores pastel. Private Collection.

11-06-2016 23-29-18

“Dos Bailarines En El Estudio (Escuela De Baile)”, 1875. Pastel, 20,1 x 29,9 cm. Colección Privada.

1114398_1450245038FVRx

Edgar Degas, “Bailarina sentada (estudio)”, 1872. Lápiz sobre papel y sanguina, 27,3x21cm. Private Collection.

11-06-2016 20-01-20

“Bailarina”, 1874.Hermitage, San Petersburgo, Rusia.

degas-006664_4

“Paso de danza (Study)”, 1872. 27,3x21cm. Sanguina y Pastel. Private Collection,

Edgar_Degas_-_Dancers_at_the_Barre_-_Google_Art_Projecta

Edgar Degas (1834-1917), “Bailarinas en la Barra”, 1900. Óleo sobre lienzo, 51,25 mmx38,5 mm. La colección Phillips.

Edgar_Degas_-_Danseuse_rajustant_son_chausson_-_Google_Art_Projecta

“Danseuse rajustant chausson”, 1880/1886. Carbón de leña y pastel sobre papel, 23.9 x31 cm (sin marco). Museo de Bellas Artes de Houston.

Edgar_Degas_-_Deux_danseuses_jaunes_et_roses_-_Google_Art_Projecta

Edgar Degas (1834-1917), “Los Dos bailarinas rosas et jaunes”, 1898. 106 mmx108 mm. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

Edgar_Degas_-_Ballet_at_the_Paris_Opéra_-_Google_Art_Project_2

“Ballet at the Paris Opéra” 1887. Drawing and Watercolor, Pastel over monotype on cream laid paper, 352 mmx706 mm. Art Institute of Chicago.

Edgar_Degas_-_A_Group_of_Dancers_-_Google_Art_Projecta

“Grupo de bailarinas”, 1890. Oil on paper laid on canvas, 460 mmx612 mm. Scottish National Gallery.

Edgar_Degas_-_Before_the_Performance_-_Google_Art_Projecta

“Before the Performance”, 1896. Oil on paper laid on canvas, 476 mmx.625 mm. Scottish National Gallery.

Edgar_Degas_-_Dancer_Stretching_-_Google_Art_Projecta

“Dancer Stretching”, drawing, c. 1882–85. Pastel on pale blue-gray paper, 46.7 mmx29.7 mm. Kimbell Art Museum. Texas.

12-06-2016 16-40-36

“Dancer in Her Dressing Room”, 1874/1884. Pastel and peinture d’essence on campus, w37.7 x h87.9 cm. Cincinnati Art Museum.

Edgar_Degas_-_Waiting_-_Google_Art_Project bajoa

“Esperando”, sobre 1882. Pastel sobre papel, 483×610 mm. Getty Center.

Edgar_Degas_-_Four_Dancers_-_Google_Art_Projecta

“Cuatro bailarinas”, 1899. Óleo sobre lienzo, 1.511 mmx1.802 mm. Galería Nacional de Arte. Washington DC.

Edgar_Degas_-_Examen_de_Danse_(Dance_Examination)_-_Google_Art_Projecta

“Examen de Danza”, 1880. Pastel sobre papel, 622,3 mmx457,2 mm. Denver Art Museum.

Edgar_Degas_-_La_Répétition_au_foyer_de_la_danse_-_Google_Art_Projecta

“La Répétition au foyer de la danse”, entre 1870 y 1872. Óleo sobre lienzo, 406,4 mmx546,1mm. La colección Phillips.

3-edgar_degas_ballet_rehearsal_lg

“El Ensayo”, entre 1873 y 1878. Óleo sobre lienzo, 60 x 45,7 cm. Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.

12-06-2016 18-21-42

“Ensayo”, Título original: Ecole de Dans, 1879. Óleo sobre lienzo, 61 x 46 cm. La Colección Frick, Nueva York, EE.UU.

15-06-2016 11-40-14

Los Músicos De La Orquesta, 1870. Óleo sobre lienzo.

Edgar_Degas_-_Two_Dancers_-_Google_Art_Projecta

“Dos bailarinas”, alrededor del año 1898. 955x 870 mm. New Masters Gallery, Dresde.

15-06-2016 14-59-53

“Bailarina En La Barra”, 1880. Pastel. Museo de Shelburne, VT, Estados Unidos.

868px-Edgar_Degas_-_Two_Dancers,_c._1905_-_Google_Art_Projectbajo

“Dos bailarinas”, c. 1905. Pastel sobre cartón. Albertina, Viena.

844px-Edgar_Degas_-_Three_Dancers_in_Red_Costume_-_Google_Art_Projectbajo

“Tres bailarinas en traje rojo”, 1896. Pastel sobre papel, 659x544mm Ohara Museum of Art.

Edgar_Degas_-_Three_Dancers_(Blue_Tutus,_Red_Bodices)_-_Google_Art_Project

“Tres bailarinas (azul Tutús, Rojo corpiños), 1903. 81×94 cms. Fundación Beyeler.

Edgar_Degas_-_The_Star_-_Google_Art_Project

“La estrella”, do. 1876-1878. Pastel sobre monotipo tinta sobre papel verjurado, 441,71×343,15 mm. Philadelphia Museum of Art.

Edgar_Degas_-_Dancers_-_Google_Art_Project

“Bailarinas”, 1899. Pastel sobre papel, 622 mmx6.480 mm. Toledo Museum of Art.

le-pas-battu-edgar-degasa

“El Paso Con Battement”, Título original: “Le Pas Battu”, 1879. Pastel. Colección Privada.

1024px-Edgar_Degas_-_Dancers_-_Google_Art_Project_(28170221)

“Bailarinas”, entre (1894 – 1904). En colores pastel con carbón sobre papel de calco montado sobre papel vitela crema. Princeton University Art Museum.

edgar_degas13

“Dos Bailarinas en escena”, 1877. Pintura de género, Óleo sobre lienzo, 46 x 62 cm. Samuel Courtauld Confianza, La Courtauld Gallery, Londres, Reino Unido.

f

“Bailarina”, entre 1877- 1878. Pintura de género en colores pastel. Colección Privada.

Dancers_1878

“Bailarinas”, 1878. Pintura de género en colores pastel. Colección Privada.

12-06-2016 13-37-28

“Vestidor De Bailarina”, 1878. Pintura de género en colores pastel. Colección Privada.

12-06-2016 14-58-05

Edgar Degas, “Tres Bailarines De Ballet”, 1879. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

12-06-2016 18-53-58

“Bailarina con abanico”, 1879. Pastel. Colección Privada.

0_1b0db1_ec8cf4f9_orig

Edgar Degas, “Bailarina saliendo del Vestidor”, 1879. Pastel. Colección Privada.

12-06-2016 19-10-55

Edgar Degas, “Bailarinas descansando”, 1879. Pastel. Museo de Bellas Artes, Boston, MA, EE.UU.

15-06-2016 15-44-53

“Dos Bailarines En Sus Vestidor”, 1880. Pastel. National Gallery, Londres, Reino Unido.

12-06-2016 19-13-50

“Dos bailarinas entrando en escena”, entre 1877- 1878. Pastel. Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts, EE.UU.

shake2shock_lisa_the-star-dancer-on-point-1878-edgar-degas

“La Estrella – Bailarina En Pointe”, entre 1877- 1878. Museo Norton Simon, Pasadena, CA, EE.UU.

15-06-2016 11-48-07

Les Pointes, 1877- 1878. Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cm. Colección Privada.

Arlequin_danse_-_Edgar_Degasa

Edgar Degas, “Arlequin danse (Arlequín danzando)”. 1890. 52 x 63 cm, en colores pastel Sobre papel Sobre cartón. Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

'Dancers_in_the_Rotunda_at_the_Paris_Opera'_Edgar_Degas,_Norton_Simon_Museuma

“Bailarines en la Opera de París·, 1875-78 y c. 1894. Óleo sobre lienzo, Museo Norton Simon.

15-06-2016 17-37-54

“Bailarina De Descanso”, 1879- 1880. Tiza , en colores pastel , placa. Colección Privada.

Edgar_Germain_Hilaire_Degas_020

“Bailarina posando para un fotógrafo ( Bailar en frente de la ventana )”, 1873-1875. Óleo sobre lienzo, 65 × 50 cm. Puschkin-Museo de Artes Plásticas.

15-06-2016 11-45-40

Bailarinas En Verde, 1878. Pastel. Colección Privada.

15-06-2016 17-58-12

“Bailarina En Su Vestidor”, 1880. Llápiz y pastel. Fundación Oskar Reinhart, Winterthur, Suiza.

Edgar_Germain_Hilaire_Degas_024a

“Tres Bailarinas En Una Sala De Ejercicios”. (Desconocido).

F044-degas-classe-danse-b-f

·Clase de Danza”. (Desconocido)

15-06-2016 18-06-24

“Bailarina Con Abanico”, 1880. Lápiz y pastel. Colección Privada.

15-06-2016 18-35-18

“Al Bajar La Cortina”, 1880. Pastel. Colección Privada.

15-06-2016 18-45-44

“La Entrada De Las Bailarinas Enmascaradas”, entre 1879- 1882. Pastel. Sterling y Francine Clark Art Institute en Williamstown, MA, EE.UU.

15-06-2016 18-39-58

“Las Bailarinas En El Set”, entre 1878- 1880. Pastel,: 27 x 37,9 cm. Colección Privada.

15-06-2016 18-48-35

“En El Escenario”, 1880. Pastel. Instituto de Arte de Chicago, Chicago, IL, EE.UU.

15-06-2016 18-51-45

“Bailarina Tumbada”, entre 1879- 1880. Pastel sobre cartón. Hermitage, San Petersburgo, Rusia.

15-06-2016 18-59-10a

“Tres Bailarinas Antes Del Ejercicio”, 1880. Pastel. Colección Privada.

15-06-2016 19-09-11

“La Estrella”, entre 1871- 1881. Pastel. Instituto de Arte de Chicago, Chicago, IL, EE.UU.

15-06-2016 19-13-03

“Estudio Para La Pequeña Bailarina de Catorce Años”, 1881.Pastel, 57 x 46 cm. Colección Privada.

15-06-2016 18-56-34

“Bailarines En Azul Claro (Ensayando En El Estudio De La Danza)”, 1881. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

15-06-2016 19-19-37

“En El Escenario”, entre 1879- 1881. Pastel. 44,8 x 58,5 cm. Colección Privada.

15-06-2016 19-25-05

“Bailarina Con Pandereta”, 1882. Pastel sobre papel. Colección Privada.

15-06-2016 19-30-03

“Bailarina Inclinada”, 1883. Pastel, 51,8 x 69,2 cm. Colección Privada.

15-06-2016 19-35-53

“Bailarinas En El Estudio”, 1884. Pastel. Colección Privada.

15-06-2016 19-40-00

“Las Bailarinas De Color Rosa, Antes Del Ballet”, 1884. Óleo sobre lienzo. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague, Dinamarca.

15-06-2016 19-48-52

“La Bailarina Y Señora Con Un abanico”, 1885. Pastel sobre papel, 51 x 66 cm. Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, PA, EE.UU.

15-06-2016 21-17-44a

“Bailarina Ajustándose La Zapatilla”, entre 1880-1885. Pastel. Colección Privada.

dancer-in-green-tutua

“Bailarina Con Tutú Verde”, entre 1880- 1885. Pastel. Colección Privada.

dancers-in-pink-1885

“Bailarinas En Rosa”, entre 1880-1885. Pastel. Museo Hill-Stead, CT, Estados Unidos.

dancers-bending-down-1885a

“Bailarinas Agachándose”, 1885. Pastel. Colección Privada.

dancers-in-the-wings

“Bailarinas En El Corredor”, 1885. Óleo sobre lienzo, 50 x 61 cm. Colección Privada.

ballet-scene-1

“Escena Del Ballet”, 1885. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

dancers-relaxing

“Bailarinas En Relajación”, 1885. Pastel. Colección Privada.

three-dancers-behind-the-scenesa

“Tres Bailarinas Detrás De La Escena”, entre 1880- 1885. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

harlequin-and-colombina-1886

“Arlequín Y Colombina”, 1886. Pastel. Colección Privada.

two-harlequins-1886

“Dos Arlequines”, 1886. Pastel, 41 x 41 cm. Galería Nacional de Irlanda, Dublín, Irlanda.

three-dancers-in-pink

“Tres Bailarinas En Rosa”, 1886. Óleo sobre lienzo, 53 x 98 cm. Colección Privada.

dancer-at-the-barre-1

“Bailarina En La Barra”, entre 1884- 1888. Pastel. Colección Privada.

dancer-in-blue-at-the-barrea

“Bailarina En Azul En La Barra”, 1889. Pastel. Colección Privada.

dancer-adjusting-her-sandel

“Bailarina Que Ajusta Su Zapatilla”, 1890. Pastel. Colección Privada.

dancers-in-foyer-1890

“Bailarinas En el Foyer”, entre 1887- 1890. Pastel. Colección Particular.

a-grecian-dance-1890

“Una Danza Griega”, entre 1885- 1890. Pastel, 49 x 58 cm. Colección Privada.

ballet-rehearsal-1891a

“Ensayo Del Ballet”, 1891. Óleo sobre lienzo. Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, EE.UU.

dancers-pink-and-green-1890

“Bailarinas, Rosado Y Verde”, 1890. Óleo sobre lienzo, 75,6 x 82,2 cm. Colección Particular.

dancer-on-stage-1

“Bailarina En La Etapa”, 1890. Óleo sobre lienzo. Kunsthalle, Hamburgo, Alemania.

dancer-with-raised-arms-1891a

“Bailarina Con Los Brazos Levantados”, 1891. Pastel. Colección Privada.

ballet-scene-2

“Escena Del Ballet”, 1893. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

three-dancers-1

“Tres Bailarinas”, 1888- 1893. Pastel, Colección Privada.

dancers-pink-and-green-1894

“Bailarinas, Rosado Y Verde”, 1894. Pastel. Colección Privada.

dancers-1895

“Bailarinas”, 1895. Pastel. Colección Privada.

16-06-2016 1-06-57

“Danseuses dans la salle de repetición, entre 1889- 1895. Pastel. Colección Privada.

three-dancers-yellow-skirts-blue-blousesa

“Tres Bailarines. Faldas De Color Amarillo y, Blusas Azules”, 1896.Pastel, 50,8 x 56,5 cm. Colección Privada.

dancer-with-bouquets

“Bailarina Con Ramos”, entre1890- 1895. Óleo sobre lienzo. Chrysler Museum of Art, EE.UU.

pink-dancer

“Bailarina en Rosa”, 1896. Pastel. Colección Privada.

dancer-putting-on-her-slipper-1896

“Dancer Putting On Her Slipper”, 1896. Pastel. Colección Privada.

two-dancers-restinga

“Dos Bailarinas En Reclinación”, 1896. Pastel sobre papel, 104,5 x 80 cm. Colección Privada.

dancer-and-tambourinea

“Bailarina Y Pandereta”, 1897. Óleo sobre, lienzo, Colección Privada.

dancer-adjusting-her-sandel-1

“Bailarina Que Ajusta Su Zapatilla”, 1896. Pastel. Colección Privada.

in-the-dance-studioa

“En El Estudio De La Danza”, 1897. Pastel. Colección Privada.

ballet-scene-3a

“Escena Del Ballet”, 1898. Pastel. Colección Privada.

two-dancers-2a

“Dos Bailarines”, 1897. Pastel. Colección Privada.

dancers-1898

“Bailarinas”, 1898. Pastel. Colección Privada.

pink-dancersa

“Las Bailarinas De Color Rosa”, entre 1895- 1898. Pastel. Museo de Bellas Artes, Boston, MA, EE.UU.

three-dancers-2a

“Tres Bailarinas”, 1898. Pastel, 50,8 x 79 cm. Colección Privada.

three-dancers-in-purple-skirtsa

“Tres Bailarinas Con Faldas Púrpuras. Entre 1895- 1898. Pastel. Philips Collection, Washington DC, EE.UU.

two-dancers-1a

·Dos Bailarinas”, Entre 1893- 1898. Pastel. Instituto de Arte de Chicago, Chicago, IL, EE.UU.

16-06-2016 17-16-01

“Bailarinas”, 1899. Pastel. Colección Privada.

ballerinas-adjusting-their-dressesa

“Bailarinas Ajustándose Sus Vestidos”, 1899. Pastel. Colección Particular.

dancers-2a

“Bailarinas”, 1899. Pastel Colección Privada.

torso-of-a-dancera

“Torso De Un Bailarina”, 1899. Carbón de leña y pastel. Kunsthalle, Bremen, Alemania.

three-ballet-dancers-one-with-dark-crimson-waist-1899a

“Tres Bailarinas De Ballet, Una Con La Cintura Carmesí Oscuro”, 1899. Pastel. La Fundación Barnes, EE.UU.

two-dancers-in-green-skirts-landscape-scenera

“Dos Bailarinas”, entre1894- 1899. Óleo sobrelienzo. Colección Privada.

ballet-dancersa

“Bailarinas De Ballet”, entre 1895- 1900. Óleo sobre lienzo. National Gallery, Londres, Reino Unido.

dancer-with-a-fan-study

“Bailarina Con Un Ventilador (Estudio)”, entre 1895- 1900. Pastel. Colección Privada.

ballet-dancers-in-the-wings-1900a

“Bailarinas De Ballet En El Corredor”, 1900. Pastel sobre papel, 66 x 71,1 cm. Colección Privada.

dancers-4a

“Bailarinas”, 1900. Pastel, 68 x 95,6 cm. Memorial Galería de Arte de la Universidad de Rochester, EE.UU.

dancers-3a

“Bailarinas”, entre 1895- 1900. Óleo sobre lienzo. Colección Privada.

pink-dancer-1a

“Bailarina En Rosa”, 1900. Pastel. Colección Privada.

three-dancers-green-blousesa

“Tres Bailarinas, Blusas Verdes”, 1900. Pastel. Colección Privada.

group-of-dancers-tree-décora

“Grupo De Bailarinas, Árbol Decoración”, 1901. Pastel, 62 x 104 cm. Colección Privada.

dancers-in-the-wings-1a

“Bailarinas En Los Corredores”, entre 1897- 1901. Pastel. Kasama Nichido Museo de Arte, Japón.

dancers-6a

“Bailarinas”, entre 1897- 1901. Pastel. Colección Privada.

red-ballet-skirtsa

“Ballet, Las Faldas Rojas” entre 1897- 1901. Pastel. Glasgow Galería de arte y museo (Escocia).

three-dancers-3a

“Tres Bailarinas”, entre 1897- 1901. Pastel. Museo Ordrupgaard.

dancer-arranging-her-haira

“Bailarina Arreglándose El Pelo”, entre 1900- 1902. Pstel, 27,9 x 36,8 cm. Colección Privada.

four-dancers

“Cuatro Bailarinas”, 1902. Pastel, 43,2 x 64,7 cm. Colección Privada.

two-dancers-with-yellow-corsagesa

four-dancers-1a

“Cuatro Bailarinas”, 1903. Pastel. Colección Privada.

dancers-in-green-and-yellowa

“Bailarinas En Verde, Rojo Y Amarillo”, entre 1899- 1904. Pastel. Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, EE.UU.

three-dancers-in-yellow-skirtsa

“Tres Bailarinas En Las Faldas Amarillas”, entre 1899- 1904. Pastel Colección Privada.

dancer-against-a-stage-flata

“Bailarina En Contra De Una Etapa Plana”. Paste, témpera en papel, 48 x 69 cm. Colección Privada.

Para terminar, un pequeño homenaje a la Ópera, que acompañó al artista en su mirada.

El Ballet en la mirada de Degas:
Pas de quatre, Acto II del Ballet “El lago de los cisnes”.
Música de P. I. Tchaikovsky
Yevgenia Obraztsova

¿cual sería la mirada de Degas a la danza actual?
Dos ejemplos:

ORIGINAL – Polina Semionova (HD – Ballet – H. Grönemeyer – instrumental)

Passage : Roberto Bolle e Polina Semionova

Georg Friedrich Händel/Lascia ch’io pianga

George_Frideric_Handel_by_Balthasar_Denner

Retrato de Händel, por Balthassar Denner (1727), Museo de Londres

Lascia ch’io pianga es un aria para soprano por Georg Friedrich Händel. La melodía para la canción comenzó como una sarabanda en la ópera Almira, de 1705. Como un aria fue usada por primera vez en 1708 en el oratorio Il trionfo del Tempo e del Disinganno, con un texto distinto y bajo el nombre «Lascia la spina, cogli la rosa». Händel luego modificó su trabajo para el acto II de su ópera de 1711, Rinaldo, donde se la dio al personaje Almirena (interpretada por primera vez por Isabella Girardeau). Rinaldo fue un gran éxito y es con esta ópera con la que el aria es asociada por lo general. La pieza ha sido interpretada por varios cantantes, entre ellos Sissel, Sarah Brightman, Malena Ernman, Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky y José Carreras. También aparece en numerosas películas, entre las que se incluyen FarinelliAll Things FairL.I.E., Antichrist

Partitura

lASCHIA

El libreto fue escrito por Giacomo Rossi.

Lascia ch’io pianga
mia cruda sorte,
e che sospiri
la libertà;
e che sospiri…
e che sospiri…
la libertà.Il duolo infranga
queste ritorte
de’ miei martiri
sol per pietà;
de’ miei martiri
sol per pietà.
Deja que llore
mi cruel suerte,
y que suspire
por la libertad;
y que suspire…
y que suspire…
por la libertad.El dolor infringe
este sesgo
de mi martirio
sólo por piedad;
de mi martirio
sólo por piedad.

En esta entrada, propongo tres versiones, la primera de ella interpretada por Sarah Brightman, en un clip editado por quien les escribe, Gian Lorenzo Bernini: Escultura Barroca Italiana, una segunda correspondiente a la que nos ofrece la película Farinelli y la otra con tintes jazzísticos de Paolo Fresu. Como siempre, espero sea de vuestro agrado.

sarah_brightman_girl_face_makeup_eyes_13134_3840x1200

Sarah Brightman (Hertfordshire, Inglaterra, 14 de agosto de 1960) es una soprano, actriz, bailarina y directora de orquesta inglesa que interpreta música del género denominado Classical Crossover.

2

Farinelli es una película biográfica sobre la vida y la carrera del cantante de ópera italiano Carlo Broschi, conocido como Farinelli, considerado uno de los cantantes castrato más famoso de todos los tiempos. Está protagonizada por Stefano Dionisi, como Farinelli y fue conducida por el director belga Gérard Corbiau. La voz de Dionisi interpretando a Farinelli, fue obtenida mediante la mezcla digital de las voces de Ewa Malas-Godlewska, una soprano de origen polaco, y Derek Lee Ragin un contratenor estadounidense, con el objetivo de recrear una voz auténtica de castrato.

farinelli-il-castrato

paolo_fresu_manuela_abis09

Paolo Fresu (Berchidda, 10 de febrero de 1961) es un trompetista y fiscornista italiano.

Docente y responsable de diversas actividades nacionales e internacionales, ha tocado en cada continente y con los nombres más importantes de la música afroamericana de los últimos 30 años. Ha registrado más de trescientos cincuenta discos de los cuales más de ochenta con su propio nombre o en leadership y otros con colaboraciones internacionales (etiquetas francesas, alemanas, japonesas, españolas, holandesas, suizas, canadienses, griegas) a menudo trabajando con proyectos ‘mixtos’ como Jazz-Música étnica, World Music, Música Contemporánea, Música Ligera, Música Antigua, etc.. colaborando entre otros con M. Nyman, E. Parker, Farafina, O. Vanoni, Alice, T. Gurtu, G. Schüller, Negramaro, Stadio, etc. Muchas de sus producciones discográficas han obtenido prestigiosos premios en Italia y en el extranjero. En el 2010 ha abierto su etiqueta discográfica Tŭk Music. Dirige el Festival ‘Time in jazz’ de Berchidda, es director artístico y docente de los Seminarios de jazz de Nuoro y ha dirigido el festival internacional de Bergamo. Ha actuado como invitado con Gran Orquesta Italiana, la ONJ, Orquesta nacional de jazz francesa, la NDR – Orquesta de la Radio alemana de Hamburgo, la PJMO del Auditorio /Parco de la Música de Roma, la Orquesta Sinfónica de la RAI, la Orquesta de la Arena de Verona, Los Virtuosos Italianos y otras.

Ha coordinado, además, numerosos proyectos multimedia colaborando con actores, bailarines, pintores, escultores, poetas, etc. y escribiendo música para películas, documentales, vídeos o para el Ballet o el Teatro.

Hoy está activo con muchos proyectos e interpreta más de doscientos conciertos al año por todo el globo. Vive entre Bolonia, París y Cerdeña.